|
作曲的技巧,有很多人都在谈,很多人都在和弦上花工夫。也有一些人完全按照感觉来写。诚然,按照下行5度和弦圈的经典走位,旋律怎么写都不是很难听,但学一些作曲的另外一些技巧,也许你的旋律会有另外一番天地。小生在这里抛砖引玉,希望大家都来谈谈自己的看法。小生写的不当之处,恳请各位高手指正。 b7 n% B: L+ P# K. K J& ]) {9 O
6 j& F. n. [0 ]! a1 J: ]- R3 I流行歌曲创作分:9 @! ^, ?7 p& R$ u
1:先有词后有曲。
4 [) w0 ~4 s+ O, b1 ?. e* y- l& A2:先有曲后有词。
! O3 k9 U$ n" `+ A$ ?2 s这里我只谈第二种情况,即先曲后词。
/ E( O3 t1 t: S/ V) G% B4 j6 B: W
* E) e1 B/ v& F; T" O, ]一:倒影。就像你在河上,看到河里自己的影子。
: \; w1 y, j& z- W0 \如:33345 333213 ? j% Y4 X. u4 A* D4 d F; D! v
& f( {. y) Q0 r9 H* H2 `
在五线谱中,以3横线,就会发现,345往下翻180度的话,其旋律线条就会和321吻合。这样写出来的旋律,不会很散。
5 G7 {/ `( S5 Y. {( h, u8 s# U
/ b& ^4 J! v- ^4 E/ a二:模进。; j* J+ J- N9 I. C8 u
模进分严格模进和自由模进。* M" B4 D8 r8 q/ Z
- `& ]$ l0 z: `% d# M) j, a3 ?6 Q- \严格模进要求各旋律音程之间完全一样。旋律线条也要完全一致。如:3323 2212
( m( G' L; b& U6 t1 e0 ]: I' z$ q' t! h
自由模进则没有这个限制。如:1123 3345(1和2之间是全音,3和4之间是半音,音程不同)( c" e- a9 }6 F& p
3 e& m7 h( F2 e7 E+ c+ ^
三:重复。/ Z# y0 J% @ J# ^. E% a
重复永远是音乐中不二法门,从段重复到小节重复,几乎每个作品中都可以看到他的影子。(注意,重复也是同度模进)
5 Q( ?+ ~0 h" J/ {4 P2 \
' M1 e9 u5 p# U四:对格。; p* e& {0 E4 p( J: d9 {7 t
艺术都是相通的。在文学中某些技巧,放到音乐里也完全适用。在一些诗联中,第一句的最后一个字,是第二联的第一个字。放到音乐中的话,就是第一句最后一个音符,是第二句的第一个音符。然后依次类推。
% g' I1 k5 [3 G6 h& l m
( h) q( t d3 v4 ?* Q4 s如:123 312 234 4651 F5 q; y5 t* O# n8 G+ O
+ u& ]" O$ H! U7 W9 C
大家注意,前面的最后一个音符,都是后面的第一个音符。在李宗盛的鬼迷心窍中,通篇都是使用的对格的技巧。大家有兴趣的话不妨回家把谱子翻出来看一看。
# O* h8 e2 ?) Q& @" _; b' ?% _' u' \& E0 ^3 H7 K6 @+ Q
五:前面说到艺术是相通的,并借用了文学技巧,这里我们借用国画技巧来看看是怎样的。 C$ b( y: Z) K x& u) O/ W
1:疏密有致。在国画中,如果中间画了很多的树,在四周一定要留出大量空白的地方。这样眼睛才不会累。同样在音乐中,前面几小节如果节奏部分非常密集,后面一定要多写些长音。如果前面旋律起伏非常大,那么后面一定要把旋律安排地平稳些,而起到一个平衡的作用。+ U# m5 V/ v, Z
, X8 D9 _0 E z+ c) O3 M
2:有深有浅。国画中,你不可能一张画全用一种颜色,就算是黑,也分深黑,墨黑,浅黑,灰等等。同样道理也可以放到音乐中,如果前面两小节你都使用上行的旋律,如:1123 3345,后面你最好使用下行或者平行的旋律,如5442等,这样让人感觉旋律有起伏有变化了,听觉上比较舒服,也符合自然规律。' N. q# o' \" A) J4 x( c
7 m: h: |2 }2 Z5 @3 ]最极端的例子,就是陈升的把悲伤留给自己,开头第一到第二句,旋律从低音5直线上升且不带拐弯的到高音1,音程跨度纯四度+纯八度。第三句开始慢慢下降,从高音1下降到底音6,音程跨度8度加小三度。给人感觉旋律起伏很大,感情全部发挥出来了,然后第四句旋律开始走稳。
* O+ [3 N( ]+ S" H+ I+ l! b6 s# I6 O
" h z# S5 l7 q, X六:变音。
. R6 h& Z3 n+ V' O* N' a8 }变音一般而言就是升降音符。用一些,会给人非常新鲜的感觉,也容易使情感更加饱满。一首歌,变音用的好不好,很大程度上看这个人对旋律的把握程度好不好。一般说,表现明亮色彩的用大调,忧伤或温柔的用小调。我们也可以把大调的3音降半度,来表达忧伤或温柔。在小调中,多使用#4和#5,那是绝对不会错的,因为小调的上行音阶中本身就包括#4和#5。如果你想写一段带有JAZZ风味的旋律,除了节奏上多用切分音符外,用b3和b7是不二法门,其实,这也是JAZZ的特有音阶。
4 D( e% a( F4 I `$ e2 V" M$ S% C% |$ E- L% ]0 l
我想举几个例子来说明。罗大佑在爱的诤言里,A段第三句,用了:#1 2 3的级进,给人一种忧伤的感觉,而且非常新鲜。李泉的爱的颜色中(好象是这个歌名,记不太清了)用了:5 6 7 #1的旋律级进,四个全音连续上行,把感情发挥到了极至,也给人一种耳目一新的感觉。橄榄树是一首非常经典的老歌,作者用了#4作为承上启下,收到非常好效果。; u4 }" q6 r9 P3 U6 s
如在古典音乐里,什么调抒发什么情感,是明亮的,是灰暗的,是雄壮的等等,都有严格要求,一般不会变化。4 A; }6 v& [* @3 x
( S, Q* N; F: b* b8 h" q
但在流行音乐里,就没有这种限制了,一般定调是根据歌手的音域来的。男歌手一般最高音定在G上。(钢琴上叫小字二组G,吉他上是第一弦的第三品)。如果太高,降一度也够了。女歌手音域要比男的高八度,所以,一般最高音定在B上(钢琴是小字一组B。吉他是第二弦空弦)。太高的话也降一度。( P* l: \4 `* x& P. v
1 i2 z- Y) m0 C! c/ [6 [
但,这个不是绝对的,只是一个大致的范围,帕瓦罗地这小子,据说可以唱到高音#C。乖乖,大家可以在琴上感觉一下,钢琴是小字三组的#C,吉他是第一弦第九品。第九品啊,我到第四品就要用假声了。呵呵。好象林志炫,孙楠也都可以唱到HIGH C,也是很厉害的男高音。呀,我扯到哪去了?不好意思,言归正转。
# t! M# y; Q+ w# { \0 `
# n$ j% @5 T+ N$ I" V/ U调性上对比是非常有趣的,也是非常好玩的。一首歌前面如果是小调,后面改用大调。前面如果是C调,甚至你可以在后面安排bE大调(就是C小调),都是可以的。可以让听众耳朵一亮。但请不要忘记,调是为歌服务的,转调是为了更好的抒发情感。所以不管你转成什么怪调,一定不能为了转而转。( [' w+ q+ L& f5 h4 E& ]+ w3 {/ n
转调在间奏里也用的比较多,还有离调,但这是遍曲的范围,要说的话,一年也说不清楚。所以这里就不详细说了。只是一点,如果间奏忽然转调了,那么在结尾的时候,一定要再转回原调,否则歌手不能唱了。调性也乱了。
3 u x) E. {- L. M" M: B8 k! C+ K3 T" Q6 S5 O9 {
还有一个很有趣的现象,在很多书中,几乎99%的音乐书里,都说结尾一定要5级和声转到一级和声,就是C调的话,结尾一定要从G到C才可以。不然不及格。但有不少歌曲里面结尾并不到C,而是G到#G(就是#5 1 #2),在听觉上非常新鲜。还有G到G增和弦。就是(5 1 2)也非常新鲜。有一种意犹未尽的感觉。大家可以试试。
6 \$ c: m0 B# \& l$ Y; ?) a# J6 n0 O, }) k
这里插一句,有一个很有趣的现象,数学里面有黄金分割点,大概是四分之三左右(0.618)。按照美学里的观念是最完美的点。同样道理,也可以用到音乐上来。一首三分钟的歌,在黄金分割点上,大概2分多钟的时候,总是一个歌最最好听的时候,很多高潮部分,也是一首歌最最精华的部分,90%以上,总是在黄金分割点的时候出现。在编曲上尤其是这样。 |
|