|
|
作曲的技巧,有很多人都在谈,很多人都在和弦上花工夫。也有一些人完全按照感觉来写。诚然,按照下行5度和弦圈的经典走位,旋律怎么写都不是很难听,但学一些作曲的另外一些技巧,也许你的旋律会有另外一番天地。小生在这里抛砖引玉,希望大家都来谈谈自己的看法。小生写的不当之处,恳请各位高手指正。% ` M+ T% t8 a' t' z
/ y& Q [& C7 t* L0 f
流行歌曲创作分:
) s; T& U% \( ~% b. h1:先有词后有曲。
( ?- E) J( ]$ i: f% A6 b' q8 i2:先有曲后有词。! y+ @1 m5 _* V
这里我只谈第二种情况,即先曲后词。
: N, N: V& @ g- M% D6 N4 I$ d! [' _; L/ ^( s- g
一:倒影。就像你在河上,看到河里自己的影子。
8 y' x' _, z2 v F如:33345 33321( O4 l6 t" z5 q: h, p9 ]
4 @( b" {# M; ~# r6 b ]
在五线谱中,以3横线,就会发现,345往下翻180度的话,其旋律线条就会和321吻合。这样写出来的旋律,不会很散。
3 w) \; R7 z& @; C1 ~, M) t5 v8 K# X% Y- @: e+ F6 F9 E3 t9 P B
二:模进。
' `, W- \2 c# L7 c3 t模进分严格模进和自由模进。 m1 l; Y- ~$ v! O9 V
1 n! T+ \( A+ h. B P
严格模进要求各旋律音程之间完全一样。旋律线条也要完全一致。如:3323 22123 N s! K1 @7 O& a# K. T
7 m& ~. j( F- c5 n! ]2 \& }/ @6 P自由模进则没有这个限制。如:1123 3345(1和2之间是全音,3和4之间是半音,音程不同)& V. ]5 W+ `! j$ R
6 z6 R; Z/ Y) h1 j) Z. Q, g三:重复。
# @+ a7 |; T! H$ a" |/ @( ~8 q重复永远是音乐中不二法门,从段重复到小节重复,几乎每个作品中都可以看到他的影子。(注意,重复也是同度模进)
4 T- C G- D2 Y) o& e J: X# P" M- v& @6 ^; @
四:对格。; o% [5 t" I( H% g z1 D3 L
艺术都是相通的。在文学中某些技巧,放到音乐里也完全适用。在一些诗联中,第一句的最后一个字,是第二联的第一个字。放到音乐中的话,就是第一句最后一个音符,是第二句的第一个音符。然后依次类推。. S/ f' b1 Y' d1 W: C
& p5 h; q% x$ l如:123 312 234 465: ]& X8 U; T, Q$ F& \
, A4 h2 u t2 g- X$ Q. \6 {( m大家注意,前面的最后一个音符,都是后面的第一个音符。在李宗盛的鬼迷心窍中,通篇都是使用的对格的技巧。大家有兴趣的话不妨回家把谱子翻出来看一看。
9 Z$ e* }9 a% J( e$ X% M4 t/ |, M3 ^" ?) k- m' R/ W8 P
五:前面说到艺术是相通的,并借用了文学技巧,这里我们借用国画技巧来看看是怎样的。
7 Z* R, I( ^ S+ T' i2 K7 z' C+ E1:疏密有致。在国画中,如果中间画了很多的树,在四周一定要留出大量空白的地方。这样眼睛才不会累。同样在音乐中,前面几小节如果节奏部分非常密集,后面一定要多写些长音。如果前面旋律起伏非常大,那么后面一定要把旋律安排地平稳些,而起到一个平衡的作用。 f. e9 o3 L4 P: y7 t8 }$ P/ I C, Q
0 }. L, {- |7 U8 V+ I9 f3 P2:有深有浅。国画中,你不可能一张画全用一种颜色,就算是黑,也分深黑,墨黑,浅黑,灰等等。同样道理也可以放到音乐中,如果前面两小节你都使用上行的旋律,如:1123 3345,后面你最好使用下行或者平行的旋律,如5442等,这样让人感觉旋律有起伏有变化了,听觉上比较舒服,也符合自然规律。. {& n" h2 Z! h9 G
# G1 m( U9 q5 z1 v; A: K3 I, P2 A
最极端的例子,就是陈升的把悲伤留给自己,开头第一到第二句,旋律从低音5直线上升且不带拐弯的到高音1,音程跨度纯四度+纯八度。第三句开始慢慢下降,从高音1下降到底音6,音程跨度8度加小三度。给人感觉旋律起伏很大,感情全部发挥出来了,然后第四句旋律开始走稳。
: u7 p) @3 s8 k S0 ?1 {5 S* v$ @2 x! l6 q6 S9 u' m0 h
六:变音。
w* r; d" m; [/ D4 X( l* i变音一般而言就是升降音符。用一些,会给人非常新鲜的感觉,也容易使情感更加饱满。一首歌,变音用的好不好,很大程度上看这个人对旋律的把握程度好不好。一般说,表现明亮色彩的用大调,忧伤或温柔的用小调。我们也可以把大调的3音降半度,来表达忧伤或温柔。在小调中,多使用#4和#5,那是绝对不会错的,因为小调的上行音阶中本身就包括#4和#5。如果你想写一段带有JAZZ风味的旋律,除了节奏上多用切分音符外,用b3和b7是不二法门,其实,这也是JAZZ的特有音阶。" Z/ O- c O5 W, f# e5 k
2 C& E; i! i3 o* _0 |% ^8 d o; _. E我想举几个例子来说明。罗大佑在爱的诤言里,A段第三句,用了:#1 2 3的级进,给人一种忧伤的感觉,而且非常新鲜。李泉的爱的颜色中(好象是这个歌名,记不太清了)用了:5 6 7 #1的旋律级进,四个全音连续上行,把感情发挥到了极至,也给人一种耳目一新的感觉。橄榄树是一首非常经典的老歌,作者用了#4作为承上启下,收到非常好效果。
5 G. a0 T) X8 S2 P X( X如在古典音乐里,什么调抒发什么情感,是明亮的,是灰暗的,是雄壮的等等,都有严格要求,一般不会变化。: w4 Q- K7 U w) L, S
; f- T8 x! E- {# x- T$ h* Q! F! l
但在流行音乐里,就没有这种限制了,一般定调是根据歌手的音域来的。男歌手一般最高音定在G上。(钢琴上叫小字二组G,吉他上是第一弦的第三品)。如果太高,降一度也够了。女歌手音域要比男的高八度,所以,一般最高音定在B上(钢琴是小字一组B。吉他是第二弦空弦)。太高的话也降一度。. Q5 ~8 D+ o9 R! |% Y4 w6 f
2 c) r# w; I( M: @; U
但,这个不是绝对的,只是一个大致的范围,帕瓦罗地这小子,据说可以唱到高音#C。乖乖,大家可以在琴上感觉一下,钢琴是小字三组的#C,吉他是第一弦第九品。第九品啊,我到第四品就要用假声了。呵呵。好象林志炫,孙楠也都可以唱到HIGH C,也是很厉害的男高音。呀,我扯到哪去了?不好意思,言归正转。; ~. r/ A3 K0 r a" A
7 P& V1 Y. o/ j& e4 m# D( n调性上对比是非常有趣的,也是非常好玩的。一首歌前面如果是小调,后面改用大调。前面如果是C调,甚至你可以在后面安排bE大调(就是C小调),都是可以的。可以让听众耳朵一亮。但请不要忘记,调是为歌服务的,转调是为了更好的抒发情感。所以不管你转成什么怪调,一定不能为了转而转。
' u5 `2 R- y" C& O转调在间奏里也用的比较多,还有离调,但这是遍曲的范围,要说的话,一年也说不清楚。所以这里就不详细说了。只是一点,如果间奏忽然转调了,那么在结尾的时候,一定要再转回原调,否则歌手不能唱了。调性也乱了。
3 @6 X4 a( m2 _' H7 {. R8 h" R# Q2 y
还有一个很有趣的现象,在很多书中,几乎99%的音乐书里,都说结尾一定要5级和声转到一级和声,就是C调的话,结尾一定要从G到C才可以。不然不及格。但有不少歌曲里面结尾并不到C,而是G到#G(就是#5 1 #2),在听觉上非常新鲜。还有G到G增和弦。就是(5 1 2)也非常新鲜。有一种意犹未尽的感觉。大家可以试试。; Y2 }; r4 W9 Y3 a6 _
2 k% Z0 ]% _; \, m: `
这里插一句,有一个很有趣的现象,数学里面有黄金分割点,大概是四分之三左右(0.618)。按照美学里的观念是最完美的点。同样道理,也可以用到音乐上来。一首三分钟的歌,在黄金分割点上,大概2分多钟的时候,总是一个歌最最好听的时候,很多高潮部分,也是一首歌最最精华的部分,90%以上,总是在黄金分割点的时候出现。在编曲上尤其是这样。 |
|